Técnicas de encausto para pintura abstracta y figurativa: Curso CDMX 2016

enero 29, 2016
Jasper Johns

Jasper Johns – Numeros, encausto sobre panel.

 

El encausto es una técnica de pintura translúcida de hermosa apariencia que puede ser utilizada a manera tanto espontánea como controlada, con finísima precisión. De hecho, algunos de los primeros retratos figurativos de la historia fueron hechos en técnica de encausto, mismos que fascinaron a pintores de épocas posteriores. Entre estos se encuentran Leonardo da Vinci, el Greco y Diego Rivera. Su multiplicidad de posibilidades hace de esta técnica ideal para ser utilizada tanto en pintura abstracta como figurativa o puntos intermedios entre ambas. Lo importante a considerar al utilizar encausto, es que para el realismo, el medio debe permitir la precisión, para lograrlo el pintor debe hacer que el encausto tenga las características que le den este comportamiento. Por otro lado, a la hora de hacer pintura abstracta, el pintor podría necesitar que su material tenga la capacidad de comportarse de múltiples formas y generar una amplia gama de resultados, tanto ópticos como matéricos. En ambos casos la importancia de que el artista conozca el material y tenga la capacidad de controlarlo es lo que determinará si logrará o no aprovechar las magníficas cualidades de esta técnica, que han fascinado a grandes pintores a través del tiempo y con ello, poder enriquecer su obra.
El encausto es una pintura imperecedera, de presencia laqueada que no se altera y que permite abundantes juegos plásticos. Es altamente flexible en cuanto a aplicación de materiales en diferentes grosores, desde los ínfimamente delgados hasta los muy gruesos. Es un material que por sus características, queda completamente anclado a la imprimatura desde las primeras manos, volviéndose con el tiempo una unidad con ella. Es capaz de generar textura y se le puede incrustar oro, y otros elementos, utilizarlo con sílice y vidriar su superficie provocando una apariencia refractante. Puede ser trabajado en caliente o en frío y producir desde la figuración más precisa hasta la abstracción más espontánea.
Para utilizar exitosamente esta técnica es indispensable conocer cómo preparar soportes especiales, controlar la transparencia del material, utilizar cargas, y saber qué función tienen las resinas.

 

Curso Fecha Horario Precio
1 Técnicas de encausto para pintura abstracta y figurativa Viernes 1 y Sábado 2 de Abril 2016 De 10:00 a 14:00 15:30 a 19:30 Hr. $3600.00 (Incluye materiales)
Objetivos:

  • Analizaremos los materiales, imprimaturas y medios en sus distintas durezas.
  • Estudiaremos cómo aplicar las capas de pintura en técnicas de encausto para lograr óptima pintura tanto figurativa como abstracta.
  • Estudiaremos cómo producir representaciones precisa en encausto, sin que éstas sufran modificaciones con el calor.
  • Estudiaremos cómo producir múltiples juegos plásticos aprovechando el carácter natural de los elementos del encausto en múltiples modalidades.
  • Analizaremos el uso de metales en polvo, laminados de oro y otros metales, sus métodos de aplicación y su comportamiento e interacción con otros materiales.
  • Estudiaremos el uso del vidriado en el encausto.
  • Cada alumno ejecutará una obra con procesos técnicos de pintura abstracta y figurativa en técnica de encausto donde aplicará lo visto en el curso.

Se ofrece un 10% de descuento para estudiantes y maestros con credencial vigente.

Todos los cursos incluyen Diploma con valor curricular S.E.P. Reg. 832. Todos los cursos incluyen materiales (excepto pinceles, espátulas, cuaderno de apuntes, lápiz, goma y pluma, que cada alumno deberá traer por su cuenta).

Puedes apartar tu lugar con un anticipo de $600.00. Por favor mándanos un email a [email protected] para brindarte el número de cuenta.

Todos los cursos son impartidos en Nuestro taller.

Informes: (55) 5373-1059, [email protected]

Lucian Freud y el blanco de plomo en la pintura

enero 29, 2016

Alguna vez vi un documental sobre Lucian Freud, en el cual se contaba una anécdota que me pareció un gran insight con respecto a su técnica de pintura, referente al uso del pigmento blanco de plomo, también conocido como albayalde o blanco de plata.

En Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XX, se intentó prohibir el uso de blanco de plomo en diversas industrias, incluida la fabricación de pintura para artistas. Hacía algunos años que Lucian Freud se había dado cuenta de que este pigmento le daba a su pintura un carácter particular que ningún otro pigmento producía, los juegos de luces y sombras resaltaban más, se sentía mayor espacialidad en los cuadros y simplemente, cobraban un carácter distinto, algo que sin ese material era imposible de lograr, que hacía su obra mucho más impactante visualmente y que no tenía que ver con su talento sino exclusivamente con el uso y manejo del material. Por ello, al enterarse Freud de la prohibición sobre el blanco de plomo, entró en pánico. Fue tal su miedo con respecto a la pérdida del pigmento, que mandó comprar todo el óleo de blanco de plomo, de todas las tiendas que encontró en Inglaterra.

Al enterarme de esta anécdota pensé: ¿Qué mejor ejemplo que éste para demostrar lo insustituible de las características del blanco de plomo en la pintura?

Lucian Freud

Durante muchos siglos, el blanco de plomo, que actualmente casi ha desaparecido de la paleta de los pintores contemporáneos, fue el blanco más utilizado por los pintores europeos. Fue utilizado no sólo como pigmento blanco sino también como un carbonato para hacer imprimaturas, como secativo, como medio para hacer aceite negro y para dar cuerpo a los impastos a manera de carga. La principal característica insustituible de este pigmento –misma que hiciera a Freud comprar todo el blanco que encontró en Inglaterra– es su capacidad de refractar la luz. Cuando la luz incide sobre este pigmento, lo hace brillar como a una perla, especialmente si este se encuentra en un medio oleoso. Esto hace que cuando nos alejemos de un cuadro pintado con este material, el efecto de luminosidad se intensifique, incluso un cuadro que de cerca parecería ser grisáceo, con colores muy sucios, a la distancia aparenta ser luminoso. Algunos cuadros de Monet, Rembrandt o el mismo Freud son gran ejemplo de este fenómeno.

 

rouen-cathedral-portal-in-the-sun

Claude Monet, Catedral de Rouen – Puerta en el Sol.

 

1423141492_wenkbrouw_groot.1423141511.3641 (1)

Rembrandt, Autorretrato, 1659-1660

 

Otro aspecto importante que logra el blanco de plomo como ningún otro material es la sensación de espacialidad en los lienzos. Su capacidad de refractar la luz provoca que los planos se separen unos de otros de forma dramática, característica que pintores como Rembrandt, Vermeer y Velázquez reconocieron y exploraron a profundidad en sus telas. Por desgracia, este aspecto de la espacialidad en los cuadros no puede ser contemplada en fotos, solamente en vivo. Así que los que nunca hayan observado obras con estas características, tendrán que ir a donde están los cuadros de estos pintores para percibirlo, y los que ya hayan visto cuadros de estos pintores tendrán que regresar. ¿Acaso es posible que uno se canse de ver cuadros de Rembrandt y Velázquez?

 

Velázquez_-_La_Fábula_de_Aracne_o_Las_Hilanderas_(Museo_del_Prado,_1657-58)

Diego Velazquez – Las Hilanderas, 1657-58

 

Ningún otro material genera los efectos antes mencionados de forma tan dramática como el blanco de plomo, y pese a su toxicidad –la cual obliga a que sea trabajado con marcadas precauciones– es insustituible en la paleta de cualquier pintor. Grandes cuadros no sólo dependen del talento de un pintor; requieren materiales que permitan lograr grandes resultados.

 

 

 

La Pintura Hiperrealista: Cursos en Monterrey 2016

enero 24, 2016

1024px-Canestra_di_frutta_(Caravaggio)

Gustave Courbet (1819 – 1877) pintor quien fuera nombrado despectivamente como realista por la crítica de su época, utilizó la crítica a su favor e hizo un manifiesto “realista” donde explicaba su interés sobre la realidad en sus diversas manifestaciones. El término “realista” fue utilizado por la crítica debido a los temas que el pintor seleccionaba, sin embargo el realismo es también un método de representación, que en opinión de Courbet, fue desarrollado por Edouard Manet, el “pintor de la vida moderna”. En este último caso, el término es utilizado con frecuencia como sinónimo de “naturalismo”, para definir el intento de reproducir fielmente la realidad, pero una vez más, no es el único significado que se le da a la palabra.

El hecho de que se utilice el mismo nombre para designar plasmaciones diversas, confirma la complejidad de las manifestaciones realistas producidas a lo largo del siglo XX y previas. El Nouveau réalisme o Nuevo realismo, implica la apropiación concreta de la realidad, el “hiperrealismo” o “super realismo”, debido a su perfección técnica, es también llamado fotorrealismo o realismo fotográfico, el realismo social se enfoca en hacer visible y expandir el conocimiento sobre los problemas sociales y así muchas formas de pintar llamadas “realismo” tienen objetivos diferentes. El novelista, pintor, poeta y crítico de arte, John Berger, dijo que “el realismo no es un estilo sino una aproximación a un objeto”, por otro lado cuando Pablo Picasso hablaba de realismo, decía que había que olvidarse de los objetos: “siempre procuro perder de vista a la naturaleza, me interesa la semejanza, una profunda semejanza, más real que la propia realidad”.

A la hora de pintar un cuadro hay varios retos que los interesados en producir imágenes que parezcan verdaderamente reales tienen que afrontar. El pintor debe analizar aspectos de la luz, de las texturas de los objetos, los brillos, reflejos y la conducta de los materiales, ya sean estos laqueados, transparentes, vidriosos, metálicos, telas, maderas, etc. En estos talleres nos enfocaremos en metodologías precisas para representar lo antes mencionado.

“No creo que en cuestiones de realismo, la fotografía sea la última palabra” –Richard Estes.

Objetivos Generales:

  • Este curso será impartido en tres módulos. La información será proporcionada en en bloques, y con ello procurar resultados de calidad profesional.

 

Curso Fecha Horario Precio
1 La Pintura Hiperrealista: primer módulo Miércoles 24, Jueves 25 y Viernes 26 de febrero de 2016 De 15:00 a 20:00 Hr. $3700.00 (materiales por separado)
 Cuerpos opacos tales como: madera, plásticos, papel, piedras, plantas, flores y frutas, telas en diferentes formas y objetos.

  • Diversos métodos de dibujo y transferencia de los mismos.
  • Métodos técnicos para producir efectos al manipular la pintura tales como cruzado, punteado, dry brush, estarcido, degradado, esfumado y otros.
  • Densidades de las capas de pintura.
  • Enmascarillados.
  • Wet on Wet.
  • Se realizarán diferentes ejercicios y prácticas en el taller, mismos que funcionarán como punto de partida para la elaboración de cuadros en sus propios talleres.
2 La Pintura Hiperrealista: segundo módulo Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de junio de 2016 De 15:00 a 20:00 Hr. $3700.00 (materiales por separado)
 Cuerpos Brillantes, lustrosos y metálicos.

  • Analizaremos las formas básicas de representación volumétrica por medio de cono, cilindro y esfera.
  • Brillos y reflejos producidos por la atmósfera que envuelve a los objetos a representar, entre ellos: objetos laqueados, cerámicos, barnizados, pulidos, húmedos, cromados.
  • Sombras y semi-sombras.
  • Tonos y medios tonos.
  • Contrastes, altos, medios y bajos.
  • Cómo pintar de lo general a lo particular.
  • Los asistentes a taller elaborarán diversos ejercicios y prácticas.
3 La Pintura Hiperrealista: tercer módulo Miércoles 31 de agosto, Jueves 1 y Viernes 2 de septiembre de 2016 De 15:00 a 20:00 Hr. $3700.00 (materiales por separado)
Cuerpos transparentes, translúcidos, líquidos y gaseosos

  • Métodos de composición por forma y por color.
  • Atmósferas que se transparentan entre vidrios y cristales, líquidos y gases.
  • Valoración de brillos y reflejos.
  • Valoración de sombras y semi-sombras.
  • Procedimientos técnicos para formatos chicos, medianos y grandes.
  • Los asistentes al curso elaborarán diversos ejercicios y prácticas.

Todos los cursos incluyen Diploma con valor curricular S.E.P. Reg. 832.

Todos los cursos incluyen materiales (excepto pinceles, espátulas, cuaderno de apuntes, lápiz, goma y pluma, que cada alumno debe traer por su cuenta).

Este curso será impartido en la Cd. de Monterrey, en Contry la Silla los dias Viernes 15 y Sábado 16 de enero y en Naucalpan, Ciudad de México los dias Vieres 22 de Enero y Sábado 23 de Enero.

Puedes apartar tu lugar con un anticipo de $600.00.

Por favor mándanos un email a [email protected] para brindarte el número de cuenta.

Informes Monterrey: (cel) 045-81-8287-4429, [email protected]

Informes Ciudad de México: (55) 5373-1059: [email protected]

 

Marlen Dumas y la técnica de aguadas de tinta sobre papel

enero 22, 2016

Marlene Dumas es ampliamente conocida como una de las pintoras más importantes de la actualidad y que sigue produciendo obra. Nacida en Cape Town, Sudáfrica, se mudó a Holanda en 1976, donde alcanzo fama a mediados de 1980, por sus series de pintura y dibujo basadas principalmente en la figura humana. Estos trabajos reflejaban un complejo acercamiento a diversos elementos: la pintura, la temática, la imagen fotográfica y el texto, mismos que Dumas ha continuado investigando a lo largo de su carrera.

Entre los materiales favoritos  de Dumas encontramos el papel, la tinta y el acrílico. Mismos que por lo general trabaja  a manera de aguadas, técnica que le permite acentuar la expresividad de su trabajo y transmitir con fuerza sus temas.

Fig__4_Marlene_Dumas_The_Blonde

La aguada es una forma de trabajar materiales con base de agua, como son las tintas, gouache, acuarelas, temples y acrílicos sobre papel. Lo esencial en esta técnica es que se trabaje con mucha agua en el pincel —de ahí el término aguada— para que los materiales que utilicemos actúen de forma espontánea sobre el papel. Algo que también se hace habitualmente es mojar el papel sólo con agua, previo a comenzar a trabajar sobre él, o mojar las zonas donde vamos a trabajar con una aguada previa. Esto permite pintar líneas delgadas y otro tipo de trazos que gracias a la humedad conseguida previamente en el papel se expandirán y crearán distintos tipos de juegos espontáneos que podremos aprovechar para nuestro trabajo.

20090728125854pm82995-p-1

Otra clave importante de esta técnica es el tipo de papel que escojamos para trabajarla. Debido a que se trabaja con mucha agua lo ideal es utilizar papeles muy absorbentes y a la vez resistentes. El gramaje (grosor) del papel nos dará mayor o menor control sobre los resultados y sobre la cantidad de agua que podamos utilizar en él. Lo ideal es utilizar papel de más de 300 g/m² (gramos sobre metro cuadrado) para obtener la mayor cantidad de posibilidades que nos ofrece esta técnica. Entre otros factores a considerar a la hora de comprar el papel, habrá que procurar que sea 100% algodón o que tenga un alto porcentaje del mismo en su defecto, lo que garantizará una mejor absorción y respuesta a los medios. Por último es importante que el papel sea completamente libre de ácido para que no se transformen con el tiempo los colores y materiales que utilicemos sobre él.

Nota: Distintas marcas de papel tienen diferentes grados de absorción e incluso aunque usemos papel del mismo gramaje, estos reaccionarán de manera distinta. Si se quiere profundizar en esta técnica será importante probar múltiples marcas o incluso diferentes papeles artesanales para ver cuál produce los mejores resultados en nuestra obra.

 

Marlene Dumas - Magdalena-serie

 

Sailor's dream 1996 Marlene Dumas

 

Sunset 1997 Marlene Dumas

 

La gran ventaja de esta técnica es que puede trabajarse en un mismo pliego de papel con múltiples técnicas de agua, como lo hace Marlene Dumas al fundir acrílicos con gouache, tintas y acuarelas. Sin embargo para hacer esto es bueno tomar algunas cosas en consideración, especialmente en relación a la técnica de acrílico: Existen muchos tipos de acrílicos que se pueden conseguir en el mercado, algunos espesos, otros fluidos y otros muy fluidos. Cuando trabajamos técnicas de acrílico, por lo general nos enseñan a utilizar un sólo tipo de acrílico y volver fluida la pintura utilizando sólo agua. Si queremos que sea más líquida le echamos más agua, si queremos que sea espesa la dejamos sin agua. El problema de este método es que el agua funge como un solvente para el acrílico y entre más agua le echemos al acrílico, menos partículas de acrílico habrá en nuestra aguada y por tanto menos capacidad de pegado tendrá nuestro acrílico. Esto generará que el pigmento que quedó sobre el papel caiga con los años a manera de polvo ya que no hay mucho que lo detenga sobre él. Si bien es cierto que el papel al ser absorbente minimiza la caída del polvo, no esta de mas ayudarle a cumplir esta tarea utilizando con conciencia nuestros medios.  Para resolver este conflicto lo ideal es utilizar medios acrílicos muy fluidos, mismos que requerirán una menor cantidad de agua para volverse aguadas y por lo tanto conservarán la capacidad de pegado necesaria para detener el pigmento en el papel la mayor cantidad de tiempo posible.

 

Marlene Dumas Nobody's Baby 2000

 

 

sus03

La pintora Marlene Dumas

 

 

Clases de pintura y dibujo los días sábado

enero 4, 2016

20515918252_2b42fc78f0_z

Curso Fecha Horario Precio
1 Clases libres de pintura y dibujo Sábados a partir del 16 de Enero de 2016 De 10:00 a 14:00 Hr. $1500 Mensuales (4 clases mensuales)
Clases libres de pintura y dibujo en las que los alumnos tienen la posibilidad de experimentar con distintos materiales, técnicas y aspectos de la teoría del color para enriquecer las posibilidades de su pintura y potenciar los resultados en su obra.

  • Durante las clases se utilizaran materiales como: distintos tipos de acrílicos, oleos, gouache, acuarela, encausto, carboncillo, lápices, etc.
  • Los alumnos podrán enfocarse en las técnicas que prefieran entre las que veamos en clase, de acuerdo con sus gustos e intereses.
  • Estudiaremos diversos aspectos de la teoría del color para enriquecer las posibilidades plásticas y los resultados del trabajo de cada alumno.
  • Por último analizaremos la técnica y obra de artistas en los que los alumnos tengan interés, o compartan afinidad con su forma de trabajar.

Horarios y fechas:

Las clases se imparten los días sábados de 10 am a 2 pm a partir del día sábado 16 de Enero de 2015.

Precio:

El costo de inscripción es de $600 pesos (pago único). La tarifa mensual es de $1500 pesos, y contempla 4 clases sabatinas semanales de 4 horas. En caso de que el alumno no pueda asistir a alguna de las clases, ésta podrá ser repuesta en otra ocasión sin costo adicional. Sólo se repone una clase por mes.

No todos los materiales que serán utilizados durante el curso está incluidos en la tarifa mensual, ya que dependerán de los intereses y el desarrollo de cada alumno.

Curso impartido por el maestro Jorge A. González García.

 

Se ofrece un 10% de descuento para estudiantes y maestros con credencial vigente.

Todos los cursos incluyen Diploma con valor curricular S.E.P. Reg. 832. Todos los cursos incluyen materiales (excepto pinceles, espatulas, cuaderno de apuntes, lapiz, goma y pluma, que cada alumno deberá traer por su cuenta).

Puedes apartar tu lugar con un anticipo de $600.00. Por favor mándanos un email a [email protected] para brindarte el número de cuenta.

Todos los cursos son impartidos en Nuestro taller.

Informes: (55) 5373-1059, [email protected]

 

 

La filosofia de Neo Rauch a la hora de pintar un cuadro

enero 2, 2016

A la hora de pintar un cuadro, cada artista se encuentra solo frente al lienzo. El pintor alemán Neo Rauch menciona que ésta soledad forzada frente a la tela nos permite entregarnos a una fantasía dentro de la cual somos dictadores capaces de determinar todo lo que ocurre dentro de nuestras pinturas, circunstancia que nos hace libres para rechazar todos los puntos de vista externos no afines a nuestra convicción profunda. Sin embargo esta actitud dictatorial no es un acto de rebeldía ni egocentrismo, sino una responsabilidad y una necesidad.  “En el momento en que aceptamos restricciones que no proceden de nuestra estructura interna, nos alejamos de nuestros afectos, de aquello que tiene un profundo sentido para nosotros y con ello limitamos nuestras posibilidades”. Por lo tanto el camino de una obra de arte no puede pasar por votaciones democráticas, sino que sólo es posible desde la manifestación profunda de nuestro ser, nuestra individualidad.

BN-FJ993_nyrauc_M_20141105130527

Leer el resto de la entrada »